Lesbók Morgunblaðsins - 11.08.2007, Blaðsíða 13

Lesbók Morgunblaðsins - 11.08.2007, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 11. ÁGÚST 2007 13 kirkjan í heild sinni byggir á. Auk þess tengir listiðkunin trúna við nútímamenningu. Kannski eru vel heppnaðir listviðburðir í kirkju mun öfl- ugri aðferð til að boða trú en venjuleg predikun eða blaðagrein. Tengsl listiðkunar og tilbeiðslu, eða bara vangavelta um andleg málefni, eru auðvitað ekki ný af nálinni. Í Mesópótamíu fyrir um fimm þúsund árum voru reist musteri helguð náttúruguðum sem varð að friðþægja með við- eigandi söng- og hljóðfæraleik. Egyptar til forna töldu að mannsröddin væri máttugasta tækið til að ákalla guðina og þjálfuðu hofpresta sína því vandlega í söng. Babýlóníumenn not- uðu tónlist við trúarathafnir sínar og Konfúsíus áleit að tónlist túlkaði „samhljóman himins og jarðar.“ Í hinni ævagömlu Bók breytinganna, I Ching, er minnst á forna konunga sem léku tónlist með viðhöfn fyrir „hinn æðsta guð og buðu forfeðrum sínum að vera viðstöddum.“ Enn þann dag í dag nota töfralæknar ýmissa „frumstæðra“ þjóðflokka trumbuslátt og söng til að komast í breytt vitundarástand, tíbetskir búddamunkar kyrja djúpa tóna í krafti trú- arinnar að neðstu tónarnir séu næstir Guði; vúdútrúarmenn dansa við ærandi trumbuslátt og í Gamla testamentinu er víða minnst á tón- list, t.d. er sagt að Móses hafi sungið og Davíð skreytt trúarathafnir sínar með sálmasöng og hljóðfæraslætti. Af hverju er tónlist svona ómissandi hluti af helgihaldi? Við því er ekkert einfalt svar. Elsta tónlistarformið er að öllum líkindum svonefnd þrástefjun, þ.e. sífelld endurtekning stuttrar lag- eða hrynhendingar og það er enn í fullu gildi vegna þess hve endurtekningin virkar sefjandi. Eins og fram kemur í bókinni Music And Trance eftir Gilbert Rouget þá virðist eitt elsta markmiðið með tónlistariðkun hafa verið að komast í einhvers konar breytt vitundarást- and. Músík er enn notuð í slíkum tilgangi; rann- sóknir hafa t.d. sýnt að þáttur tónlistar í trú- arupplifun fólks í hvítasunnusöfnuðum er verulega mikilvægur (sjá http://pom.sage- pub.com/cgi/reprint/30/1/8). Útópían í tónlistinni Megineinkenni sefjandi tónlistar, sífelldar end- urtekningar, einkenna þó einmitt ekki óratórí- ur Händels. Tónlistin er oft mjög flókin, lítil stefbrot verða gjarnan að flóknum fúgum með alls kyns úrvinnsluaðferðum sem hafa tíðkast í klassískri tónlist í nokkrar aldir. Þannig er ein- mitt eitt þekktasta verk tónbókmenntanna, fimmta sinfónía Beethovens. Hún hefst á stefi sem allir þekkja og gæti varla verið einfaldara, sami tónninn heyrist þrisvar og svo kemur einn tónn þríund fyrir neðan. Úr þessu litla frumi verður til heil sinfónía. Það er annað á ferð í slíkri tónlist. Í henni má greina eins konar útópískan draum sem einnig liggur til grundvallar Kristinni trú, að mað- urinn eða tilteknar aðstæður geti orðið að ein- hverju miklu meira og „æðra.“ Í rauninni er hér um sömu hugmynd að ræða og alt- arisganga kirkjunnar byggist á. Brauð og vín umbreytist á táknrænan hátt í líkama Krists í messunni og litlar helgimyndir eru þess um- komnar að tengja hinn trúaða við einhvers kon- ar „óendanlegan, andlegan veruleika.“ Saga okkar hefur í aldanna rás líka ein- kennst af trúnni á hæfileika mannsins til að sigrast á umhverfinu, auka möguleika sína, um- breytast í meira en hann er í dag. Þessa trú er að finna í flestum tónverkum sem standa undir nafni, þar á meðal í Ísrael í eyðimörkinni. Ef flutningurinn á slíku verki tekst vel, þá er áheyrandinn ekki samur á eftir. Tónlistin sýnir honum að þrátt fyrir allt séu möguleikarnir í líf- inu nánast endalausir, að fyrirheitna landið sé kannski bara rétt handan við hornið. Morgunblaðið/Brynjar Gauti ÞEGAR rætt er um flutning á barokktónlist gera flestir þeir sem ekki þekkja til sögu hljóðfæra ráð fyrir því að leikið sé á upp- runaleg gömul hljóðfæri. Enda eru stöðugt verið að segja sögur af gömlum meist- araverkum úr sögu hljóðfærasmíðinnar – einkum af fiðlum þeirra Antonio Stradiv- arius og Giuseppe Guarneri, del Gesu. Stað- reyndin er samt sem áður sú að flest bestu strokhljóðfæri heims eru notuð til að leika klassíska tónlist með hætti „nútímans“ – það er m.ö.o. búið að breyta þeim umtalsvert frá því sem þau voru frá meistaranna hendi til þess að þau standist seinni tíma kröfur. Hljóðfærin sem leikið er á í strengjasveitum sem tengja sig við barokktímabilið eru því sjaldnast frá þeim tíma. Þau eru oftast ný- leg, en einstaka sinnum gömul og hefur þá verið breytt enn og aftur í sitt upprunalega horf. Barokktónlist, flutt á hljóðfæri bar- okktímans, hljómar talsvert öðruvísi en hún gerir leikin á nútímahljóðfæri. Sagan að baki hljóðfæranna er nefnilega stundum mun flóknari en saga tónsmíðanna sjálfra. Það er því óhætt að segja að hljóðfærin séu einskonar lykill að tónsmíðunum; þeim hug- myndum sem að baki hljómheimi tónskálds- ins liggja, möguleikum hans og því hug- arfari sem mótaði tónsmíðarnar. Fiðlan er ágætt dæmi um það hvernig tón- list og tónlistarumhverfið hefur mótað hljóðfærin sem tónlistarmennirnir hafa ver- ið að leika á í gegnum tíðina. Í því formi sem við þekkjum hana, spratt fiðlan fram á sjón- arsviðið um það leyti sem Jón Arason biskup var höggvinn hér á Íslandi, eða um 1550. Ítalska hljóðfærasmiðnum Andrea Amati eru oftast eignaðar fyrstu fiðlurnar í þeirri mynd sem við þekkjum þær, en hann var uppi frá 1505 til 1580. Sonarsonur hans Ni- cola Amati var kennari Antonio Stradiv- arius, en granni þess síðarnefnda og sam- tímamaður, Giuseppe Guarneri, sem uppnefndur var del Gesu, nam líklega sína iðn sína hjá frændum sínum. Þessi tveir eru tvímælalaust frægustu fiðlusmiðir sögunnar – enda lítil saga til fyrir þeirra tíma. Stra- divarius smíðaði mest fyrir aðalinn, en Gu- arneri fyrir almúgann, þótt leiðir hljóðfæra þeirra hafi á seinni öldum runnið saman í höndum helstu hljóðfæraleikara heims. Óperan dró fram einleiksrödd fiðlunnar Um það bil hálfri til einni öld eftir að fiðlan kom fram á sjónarsviðið var ítölsk tónlist, og þá aðallega ítölsk óperutónlist, orðin meg- ináhrifavaldurinn í evrópskri tónsköpun, ásamt sónötuforminu. Með tilkomu þessara tveggja forma ryður fiðlan sér til rúms sem það hljóðfæri sem bjó yfir nægilegum túlk- unarmöguleikum til að þjóna þessari nýju tónlist; tónlist sem byggðist á formi þar sem eðli stakra hljóðfæra gat notið sín, svo sem í verkum tónskáldsins Corelli. Segja má að tónlist fyrri tíma, þar sem gamban, semball og lútur voru í aðalhlutverki, hafi einkennst af harmónískum „hljómhviðum“ er hæfði vel lágstemmdum en ómþýðum tónlist- arflutningi í stofum aðalsmanna. Ítalska tónlistin tók á sautjándu öld andstæða stefnu; hún var fyrst og fremst skrifuð fyrir tónleikasali þar sem markmiðið var ekki að búa til ómþýðan hljóm heldur að túlka ríf- andi tilfinningar og ástríður. Það voru hinir miklu „bel canto“-söngvarar ítalskrar óp- eruhefðar sem síðan kenndu fiðluleikurum að draga fram rödd hljóðfærisins sem „sól- ista“ og þar með var grunnurinn lagður að hlutverki fiðlunnar sem það einleiks- hljóðfæri sem enn hefur algjöra yfirburði – ekki bara í vinsældum heldur einnig þegar kemur að heillandi goðsögnum. Tónlistin knúði fram breytingar á hljóðfærunum Það má því segja að það hafi verið tón- skáldin sem þróuðu tónlistarform er gerðu kröfur til barokkhljóðfæranna sem þau stóðu tæpast undir. Hljóðfærasmiðirnir tóku því til sinna ráða til þess að auka hljómstyrk hljóðfærisins í samræmi við þróun tónlistar- innar og þeirrar menningar sem var að þróast í kringum hana. Það gerðist auðvitað ekki í einu vetfangi, en segja má að um 1800 hafi breytingar á gömlum fiðlum hafist fyrir alvöru. Markmiðið var að hljóðfærin þyldu meiri spennu er skapaði kraftmeiri tón. Að- alaðgerðin fólst í að skera burt gamla háls- inn og skipta honum út fyrir lengri háls er hallaði meira frá búknum. Þegar auk- inheldur var búið að styrkja bassabjálkann innan í hljóðfærinu voru kraftarnir sem verka á sjálfan hljómkassann orðnir mun meiri. Afraksturinn var bjartari og sterkari tónn. Allt frá þessum tíma hafa hljóðfæra- leikarar og tónskáld gert sífellt meiri kröfur til hljómstyrks hljóðfæranna og hljóðfæra- smiðir hafa brugðist við með því að laga gömul og ný hljóðfæri að því. Það er því ljóst að þeir Stradivarius og Guarneri, del Gesu, gátu ekki með nokkru móti gert sér í hug- arlund hvernig hljóðfærin þeirra hljóma í dag. Hugmyndin um að flytja barokktónlist á barokkhljóðfæri fær fyrst byr undir báða vængi rétt fyrir seinni heimsstyrjöld í Eng- landi og Hollandi. Fram að þeim tíma hafði barokktónlist verið flutt á nútímahljóðfæri sem gefur auðvitað skakka mynd af tón- smíðunum sem slíkum – í það minnsta eins og tónskáld barokktímans gerðu sér þau í hugarlund. Það eru því ekki nema um 50 til 60 ár síðan farið var að taka gömul hljóðfæri og breyta þeim á nýjan leik í sitt upp- runalega horf, sem enn er reyndar fremur sjaldgæft þar sem það takmarkar mögu- leika á flutningi seinni tíma tónlistar. Al- gengara er því að smíðuð séu ný hljóðfæri með gamla laginu. Saga fiðlanna hér að ofan er því dæmi- gerð fyrir sögu barokktónlistarflutnings, því fiðla Enrico Caternari, sem smíðuð var í Tórínó árið 1694, hefur gengið í gegnum all- ar þær umbreytingar er tónlistarsagan ger- ir kröfu um. – Á nýju fiðluna er því leikin gömul tónlist en tónlist á nútímavísu á þá gömlu.                             !   "   #        $%     &  '( )**   + ,          +  -* .  )/* & %         "# 01  % &(       2*3 4    1 &!   (   )567)/* !  ) +  $ 8      &  )2 .   )2* & %    &(       663 +        0   9 8  :    (   )267)6* !  7 * Undarleg saga „upprunalegra“ hljóðfæra Eftir Fríðu Björk Ingvarsdóttur fbi@mbl.is Höfundur er tónlistargagnrýnandi við Morgunblaðið.

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.